Urban Beat Contenidos

Georges Didi-Huberman

Georges Didi-Huberman. En el taller del filósofo.

Georges Didi-Huberman (Francia, 1953) es uno de los pensadores actuales más distinguidos dentro de la filosofía contemporánea y la teoría e historia de las imágenes. Es autor de más de sesenta libros y, por su amplia trayectoria, fue reconocido con la Medalla de Oro del Círculo de Bellas Artes en 2018.

En el taller del filósofo. Georges Didi-Huberman presenta una visión expandida del legado filosófico de este pensador a través de una selección de piezas audiovisuales de esa parte menos conocida de su obra

Georges Didi-Huberman (Francia, 1953) es uno de los pensadores actuales más distinguidos dentro de la filosofía contemporánea y la teoría e historia de las imágenes. Es autor de más de sesenta libros y, por su amplia trayectoria, fue reconocido con la Medalla de Oro del Círculo de Bellas Artes en 2018.

El lugar de trabajo de Didi-Huberman no es un «estudio» como tal. Es, más bien, un taller: un amplio espacio confeccionado prácticamente en su totalidad por y para la actividad de invención de pensamiento en múltiples formas. Pero el taller del filósofo Didi-Huberman no sólo es un lugar físico y localizable. Es, sobre todo, un espacio propio que lo acompaña allí donde va, un lugar para experimentar. Luego ¿qué forma parte de la «obra» de un filósofo? ¿Acaso su «obra» sólo la conforman sus textos? No. Su obra también la conforman las técnicas de archivo de su biblioteca, películas experimentales, conferencias disidentes de los estándares académicos, momentos mágicos de lectura, ambiciosos proyectos expositivos, colaboraciones múltiples con artistas, y un largo etcétera de formas prácticas de interrogarse, de crear y difundir pensamiento.

En esta exposición se muestran reunidos por primera vez los trabajos audiovisuales realizados de manera individual por Georges Didi-Huberman (L’Optogramme, 1983; Face à face à matière, 1997), así como varios proyectos experimentales preparados en colaboración con distintos artistas (Jean-André Fieschi, Israel Galván, la asociación Artistes & Associés, Alain Fleischer, Frederico Benevides). Además, el Círculo de Bellas Artes ha encargado ex profeso para esta exposición la creación de dos piezas: por un lado, la película De la mesa a la tapa: compás (2023) de Henri Herré (Francia), que muestra el proceso de trabajo de Didi-Huberman (en este caso, el montaje de fichas anotadas con el que estructura los contenidos para un capítulo de un futuro libro) a la luz de otra actividad más en la que emplea sus manos: tocar la guitarra flamenca; y, por otro, la instalación específica Diapoteca del artista Arno Gisinger (Austria, 1964), una doble proyección creada a partir de la biblioteca de imágenes en diapositivas de Georges Didi-Huberman, que actualmente está en desuso.

Con esta muestra de técnicas, caminos y formatos no tan habituales en la confección de un pensamiento pero que también forman parte de su producción, esta exposición pone de relieve un rasgo fundamental de la actitud filosófica de Didi-Huberman, tanto a nivel vital como teórico –a la luz también de cómo ha investigado determinados temas y autores a lo largo de toda su trayectoria–: la indagación permanente y la experimentación radical como principios metodológicos de su investigación. Porque, como él mismo sostiene: «la actividad filosófica es un devenir: se transforma, va, viene y vuelve a comenzar». Didi-Huberman se ha referido a esta actitud con la palabra «heurística», término que procede del griego heúriskein, que significa buscar, indagar, descubrir. Esta actitud no excluye por principio ninguna hipótesis o procedimiento, sino que permanece siempre abierta a la experimentación y al cambio.

En definitiva, la exposición es una invitación a entrar en el taller del filósofo Georges Didi-Huberman, aquí y allá, esos lugares donde pone en práctica, en una gran variedad de formas, el gesto primordial de inventar relaciones y generar encuentros no sólo entre palabras, cosas e imágenes, sino también entre personas, formatos, disciplinas, instituciones, tiempos y latitudes divergentes.

https://www.circulobellasartes.com/

 

 

Compartir:

Facebook
Twitter

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Urbanbeat Julio 2024
¡Descarga ahora el último nùmero de nuestra revista!
Georges Didi-Huberman

El MoMA reescribe el modernismo desde la diáspora con Wifredo Lam

El Museum of Modern Art acoge hasta el 11 de abril de 2026 la retrospectiva más ambiciosa jamás dedicada en Estados Unidos a Wifredo Lam. Bajo el título “When I Don’t Sleep, I Dream”, la exposición despliega más de 130 obras producidas entre las décadas de 1920 y 1970 y recorre, con una mirada amplia y crítica, seis décadas de una trayectoria que redefinió el modernismo desde la diáspora, el exilio y la descolonización del lenguaje pictórico.

Del archivo al presente: el Reina Sofía reescribe medio siglo de arte contemporáneo

El Museo Reina Sofía ha presentado “COLECCIÓN. ARTE CONTEMPORÁNEO: 1975-PRESENTE”, una profunda reordenación de sus fondos que propone una nueva forma de contar cincuenta años de historia del arte desde España, desde la Transición democrática hasta hoy. El anuncio ha reunido al Ernest Urtasun, a la presidenta del Real Patronato Ángeles González-Sinde, al director del museo Manuel Segade y a la subdirectora artística Amanda de la Garza, quienes han subrayado el alcance institucional, cultural y simbólico de un proyecto concebido como relato abierto, plural y revisable.

‘Pedagogías de guerra’: nuevas formas de mirar el conflicto en Ucrania desde el arte contemporáneo

El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, junto a la Fundación TBA21, presenta “Pedagogías de guerra”, la primera exposición individual en España de los artistas ucranianos Roman Khimei y Yarema Malashchuk, dos de las voces más incisivas de la nueva generación del arte visual europeo del Este. Comisariada por Chus Martínez, la muestra reúne cuatro instalaciones audiovisuales producidas a lo largo de los últimos cuatro años, coincidiendo con el inicio y la prolongación de la invasión rusa a gran escala de Ucrania. No se trata de una exposición sobre la guerra entendida como episodio histórico, sino de una investigación estética y política sobre cómo el conflicto se infiltra en la vida cotidiana, moldea la percepción y reeduca los cuerpos antes incluso de ser plenamente comprendido o nombrado. La muestra podrá apreciarse del 3 de marzo al 21 de junio de 2026.

Más de medio siglo después, Duchamp vuelve al MoMA para incomodar al siglo XXI

Durante más de medio siglo, The Museum of Modern Art no había vuelto a plantear una revisión total de la obra de Marcel Duchamp. Ese vacío histórico se cerrará entre el 12 de abril y el 22 de agosto de 2026 con Marcel Duchamp, la primera retrospectiva norteamericana dedicada al artista en más de cincuenta años, instalada en el Steven and Alexandra Cohen Center for Special Exhibitions. No se trata de una muestra conmemorativa ni de un ejercicio de canonización tardía, sino de una operación crítica de gran escala: volver a mirar a Duchamp desde el siglo XXI para entender por qué seguimos viviendo dentro de sus preguntas.

El Círculo de Bellas Artes celebra su centenario con la exposición “La casa de las artes. Abierta desde 1926”

La exposición “La Casa de las Artes. Abierta desde 1926”, presentada por el Círculo de Bellas Artes, propone una lectura crítica y documentada del edificio que, desde hace un siglo, ocupa una posición central —física y simbólica— en la vida cultural madrileña. Concebido por Antonio Palacios y concluido en 1926, el inmueble no solo constituye una de las arquitecturas más reconocibles de la Gran Vía, sino también un laboratorio urbano donde se han cruzado, durante cien años, arte, pensamiento, conflicto y modernidad. La muestra se podrá apreciar en la sala Goya del 12 de febrero al 10 de mayo de 2026.

Anna Moreno interroga la utopía arquitectónica de Ricardo Bofill en el MACBA

La carencia casi absoluta de archivos y registros sobre la Méchraâ Houari Boumédienne —un asentamiento nómada proyectado en el desierto argelino por Ricardo Bofill a finales de los años setenta— constituye el detonante conceptual de “La tercera torsión”, la exposición que Anna Moreno presenta en el MACBA. Esta ausencia documental no se plantea como un vacío a rellenar, sino como un espacio crítico desde el que interrogar la arquitectura utópica de una época marcada por el deseo de proyectar futuros radicales que, en muchos casos, jamás llegaron a materializarse según lo previsto. “La tercera torsión” podrá visitarse en el MACBA, del 5 de febrero al 28 de septiembre de 2026, con motivo de la Capitalidad Mundial de la Arquitectura de Barcelona, y cuenta con el acompañamiento curatorial de Hiuwai Chu, jefa de exposiciones del museo, y de Zaida Trallero, curadora adjunta

También te puede interesar

“La última noche con mi hermano”: teatro desde la herida para sostener a los vivos

“Teatro hecho por los muertos para sostener a los vivos”. La frase no funciona aquí como un lema poético, sino como una declaración de intenciones. Con ella podría resumirse el pulso íntimo y político de “La última noche con mi hermano”, el nuevo montaje escrito y dirigido por Alfredo Sanzol, una coproducción del Centro Dramático Nacional y el Teatre Nacional de Catalunya que se presenta en Madrid hasta el 5 de abril.

Entrevistamos a Marina de Tavira tras su paso por Madrid con “Antígona González”

La aclamada actriz mexicana Marina de Tavira ha protagonizado recientemente en Contemporánea Condeduque, Madrid, la obra “Antígona González”. Con motivo de este estreno, la intérprete reflexiona sobre el mito como herramienta política, el teatro como responsabilidad ética y la urgencia de nombrar a los desaparecidos desde la escena contemporánea. Un montaje que llega envuelto en una densidad historiográfica y simbólica que desborda lo estrictamente teatral.
No se trata solo de una obra que cruza el Atlántico, sino de una pregunta ética puesta en escena: una relectura del mito clásico desde una herida contemporánea que sigue supurando. A partir del poema escénico de la escritora mexicana Sara Uribe, la figura de Antígona reaparece despojada de solemnidad arqueológica para encarnarse en una realidad marcada por la desaparición forzada, el duelo suspendido y la obstinación de quienes se niegan a olvidar.
Esta versión no pretende actualizar el mito, sino devolverle su filo político. Antígona vuelve a ser la figura que se enfrenta al Estado cuando este decide quién merece ser llorado y quién debe permanecer enterrado en el silencio. En esa tensión entre ley y ética, la obra encuentra su núcleo y desplaza el foco hacia las mujeres que hoy, en México y en otros territorios, sostienen la búsqueda de los ausentes como un acto de resistencia cotidiana.
La puesta en escena articula un lenguaje sobrio y profundamente simbólico, donde el bordado —acción colectiva ligada históricamente al cuidado— se transforma en gesto escénico y en archivo vivo: coser nombres, insistir en el trazo, bordar contra la desaparición.
En esta entrevista, la actriz y creadora reflexiona sobre su vínculo vital con Antígona, el teatro como espacio de responsabilidad y la necesidad de crear obras que no tranquilicen, sino que incomoden. Un diálogo que no habla solo de teatro, sino de por qué seguir haciendo arte cuando el mundo duele.

El MoMA reescribe el modernismo desde la diáspora con Wifredo Lam

El Museum of Modern Art acoge hasta el 11 de abril de 2026 la retrospectiva más ambiciosa jamás dedicada en Estados Unidos a Wifredo Lam. Bajo el título “When I Don’t Sleep, I Dream”, la exposición despliega más de 130 obras producidas entre las décadas de 1920 y 1970 y recorre, con una mirada amplia y crítica, seis décadas de una trayectoria que redefinió el modernismo desde la diáspora, el exilio y la descolonización del lenguaje pictórico.

Scroll al inicio

¡Entérate de todo lo que hacemos

Regístrate en nuestro boletín semanal para recibir todas nuestras noticias